domingo, 31 de octubre de 2010

PÁTINAS recomendadas por María Isabel Cendón







PÁTINAS      
                                                                                                                                                            Te doy la fórmula /receta de las pátinas que uso :                             






1) Betún de judea + aguarrás 


2) Cera en pasta o líquida + oleo 


3) Cera a baño Maria + betún de judea 


4) Alquitrán diluido en aguarrás 


5) Barniz sintético + oleo + aguarrás 


6) Betún para los zapatos 


7) Café instantaneo + cera en pasta o líquida 


8) Ferrite de color + leche 


9) Sellador al agua diluido 3 x uno + cualquier color de acrílico 


10) Igual al anterior pero + látex de pared 


11)Tiza de color pasada por lija gruesa + cera en pasta o líquida (la del piso ) 


12) Crema de enjuague para el cabello+ color acrilico. 


13) Cera incolora + grafito en polvo( 50% de cada una) 


14)Tiza pastel (rallada con papel de lija) + cera incolora 



Escrito por María Isabel Cendón el 4 de Abril 2010

Cómo se analiza una Pintura

http://www.altillo.com/articulos/pintura.asp
Ana Prieto
(O cómo ser un crítico de arte en 5 páginas)
 
Cómo se analiza una pintura

 Miles de personas sienten pánico al enfrentarse a una pintura, porque temen no entenderla. Muchas veces uno sabe lo que le produce emocionalmente la obra, pero encuentra difícil explicar la razón. Algunas pinturas expresan tranquilidad y reposo, otras caos y estrépito. No importa cuánto difieran unas de otras, o de qué corriente o época sean; los pasos para analizarlas son comunes a todas, y en la siguiente guía encontrarán los más importantes.


La composición


Una pintura es una representación del espacio, por lo tanto dentro de ella rigen conceptos básicos de la naturaleza. Sabemos que ésta tiende al equilibrio y a la simplicidad. Que existe un arriba y un abajo y una dirección izquierda-derecha. El soporte de las obras de arte (al cual denominaremos “plano básico” siguiendo las investigaciones del pintor ruso Kandinsky) es, por lo general, rectangular. Lo que llamamos “composición pictórica” no es más que la manera que el artista ha elegido para distribuir los elementos de su representación en el plano básico.


Los pesos visuales


Kandinsky propuso dividir al plano básico en cuatro partes iguales, es decir, atravesarlo por un eje vertical y otro horizontal, cuya intersección marque exactamente el centro de la obra. La primera relación que podemos establecer es la que divide al arriba del abajo. La zona superior es la que menos peso visual tolera, y la inferior, la que mayor peso visual tolera. 
Con “peso visual” nos referimos sencillamente al efecto óptico que produce una figura grande y maciza, o un color intenso. Se trata de zonas que intuitivamente percibimos como “cargadas”.

No es difícil relacionar la división arriba-abajo con la realidad: la fuerza de gravedad nos mantiene a las personas y a las cosas con los pies en la tierra, mientras arriba nos encontramos con el aire y el cielo abierto. 

La segunda relación que establecemos es la relación izquierda-derecha, que, como la anterior, también nos conduce de una zona menos densa, a otra más densa. La conclusión es, entonces, que la zona más “pesada” de la obra se corresponde con el sector inferior derecho, y la zona más “liviana”, con el sector superior izquierdo. Esquematizando:




Estos conceptos sirven para identificar los pesos visuales dentro del cuadro, y la relación que tienen las figuras en su interior. Por supuesto, no significa que el mayor peso visual vaya a estar siempre en el sector inferior derecho. Muchas veces puede encontrárselo en el centro, o incluso en el sector superior. En tales casos el efecto de peso es más evidente, pues la figura ocupa un sector “liviano”, llamando mucho la atención y obligando a la vista a fijarse una y otra vez en ella.


Los centros


Con “centros” nos referimos a aquellas partes de la obra que consideramos las más importantes. Siempre existe un centro principal, y pueden haber centros secundarios. Los identificamos porque nos llaman la atención de inmediato. Por dar un ejemplo muy conocido, el centro de “La Gioconda” de Leonardo da Vinci es, sin duda, el rostro de la mujer.

Los ejes


Son líneas imaginarias, horizontales, verticales u oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los elementos de la pintura. Se trazan en relación a la posición que ocupan los centros dentro de la obra. Así, el eje más evidente de “La Gioconda”, es el vertical que atraviesa a la mujer, y que la divide en dos mitades perfectas. También encontramos un eje horizontal a la altura de sus hombros.


Equilibrio


Se trata de la sensación de estabilidad que transmite una pintura, por más de que su contenido sea caótico. Toda buena obra de arte está perfectamente equilibrada. Se trata de la posibilidad de distribuir los cuerpos dentro del espacio de manera que conformen una armonía de conjunto. Percibir el equilibrio dentro de una pintura es un acto puramente intuitivo, y sólo se comprende concientemente al analizarla. Fíjense en qué lugares han sido colocados los pesos visuales, fíjense los motivos por los cuáles ha sido tolerado el peso. Si el mayor peso se halla en los sectores más livianos del plano básico, es seguro que habrán pesos menores en las zonas inferiores que compensen al primero, logrando así que la obra no se desequilibre.


Líneas


Nos referimos a las líneas que contornean las figuras o que las delimitan, y también a aquellas que marcan direcciones. Pueden ser quebradizas o redondeadas, gruesas o finas. Por sí solas pueden ser muy elocuentes: piensen que una sutil línea horizontal puede marcar un horizonte, o que una sencilla línea oblicua que se dispara al fondo puede otorgarle a la obra una gran sensación de profundidad (perspectiva).


Tensiones dinámicas


Con este nombre designamos a las fuerzas que crean movimiento en la obra. “La Gioconda” representa a una mujer quieta, pero no inerte, es decir que la percibimos viva. Las tensiones se expresan mediante numerosos medios visuales. En primer lugar, el movimiento depende de la proporción. En el círculo, las fuerzas dinámicas se disparan desde el centro en todas direcciones. En el óvalo y el rectángulo existe tensión dirigida a lo largo del eje mayor (vertical en el primer caso y horizontal en el segundo). El contenido de la obra definirá a dónde se dirige ese eje, si hacia arriba o hacia abajo, si a la izquierda o a la derecha. La direccionalidad se percibe fácilmente.

Otros recursos para crear movimiento son la oblicuidad de las líneas o formas, la deformación de las figuras y también la interacción de colores que contrastan.

La dinámica de la composición se logra cuando el movimiento de cada uno de los detalles se adecua al movimiento del conjunto. La obra de arte se organiza en torno a un tema dinámico dominante desde el cual el movimiento se propaga por toda el área de la composición.


La tendencia a la simplicidad


El hombre percibe estructuras, no elementos aislados. Esto quiere decir que cuando observamos una pintura, no la percibimos como una suma de partes, sino como un todo. Nuestro ojo se comporta como la naturaleza, que tiende a la simplicidad y a la relación. Si no fuéramos capaces de organizar nuestro entorno, éste se nos presentaría caótico. De esta manera, los filósofos de la “Gestalt” (estructura) han sistematizado una serie de nociones útiles que nos sirven para nuestro análisis.

Una de ellas es la relación figura-fondo. En las obras pictóricas, algunos objetos se perciben “delante”, y otros “detrás”, permitiéndonos dilucidar qué cantidad de planos de profundidad contienen, y qué relaciones establecen con respecto a la ubicación, tamaño, etc.

Otra de las leyes habla de las formas pregnantes. Se trata de formas geométricas fácilmente reconocibles y esquematizables. Volviendo al ejemplo de La Gioconda, podemos decir que la figura de la mujer puede ser esquematizada mediante un sencillo triángulo.

Otras leyes importantes son la de cierre (cuando percibimos que una forma está completa, aunque no se presente así en el cuadro), y la de continuidad del fondo (percibimos que el paisaje detrás de La Gioconda se continúa, a pesar que la mujer tape parte de él)


El contenido: denotación vs. connotación


Rudolph Arnheim, filósofo alemán que se especializó en el análisis de la obra de arte y en las claves de su producción, escribió que “toda obra de arte debe expresar algo. Esto significa, en primer lugar, que el contenido de la obra debe ir más allá de la presentación de los objetos individuales que la constituyen”.

Estos objetos individuales son los representativos o denotados, es decir, aquellos que se identifican sin esfuerzo. También han sido denominados signos icónicos. En La Gioconda, los signos icónicos son la figura de la mujer y el paisaje detrás. En un cuadro abstracto, un signo icónico puede ser un círculo coloreado o una mancha sin forma específica.

Pero para analizar una pintura es importante alejarse lo más posible de la impresión de lo puramente denotativo. Si nos guiamos únicamente por los signos icónicos, lo máximo que podemos llegar a decir de La Gioconda es que representa a una mujer sentada.

Cuando frente a una obra de arte nos atenemos al significado explícito -lo más claramente denotado-, estamos renunciando al desafío implícito. Este desafío consiste en descubrir qué connota la obra, qué nos quiere decir más allá de lo que muestra, y para dilucidarlo tenemos que agregar a nuestro análisis el aporte de los signos plásticos.


Textura, forma, color


Estos tres elementos, del que se valen todos los pintores, son imprescindibles para terminar de comprender la fuerza expresiva de la obra. Ninguno de ellos significa por sí solo, pero al utilizarlos dentro del contexto de una obra, la cargan de sentido.

Así, una composición llena de colores vivos y luminosos, nos connota alegría y vivacidad. Una pintura con colores ocres y apagados, que presenta pocos contrastes, puede transmitirnos tristeza y opresión.

La textura de la que se ha valido el artista puede producirnos distintas emociones. Ésta puede ser creada por efecto de colores, o directamente por el trazo del pincel. Un trazo grueso y furioso puede transmitirnos inquietud. Un trazo suave y fino nos transmitirá calma.

Cuando hablamos de forma como signo plástico, no nos referimos a la figura en sí, sino al modo en el que ésta ha sido organizada y la manera en que interactúa con las demás. Pueden estar en armonía o contrastar duramente. Pueden ser violentas o suaves, grandes o pequeñas, desdibujadas o firmes.

La pintores saben que el estilo con que desarrollen sus formas constituirá el sello de expresión de la obra. Varios autorretratos de Van Gogh (pintor holandés 1853-1890) están recargados de una fuerte expresividad, no tanto por los colores que emplea, o por el gesto de su rostro, sino por las formas convulsionadas y ondulantes con las que ha trazado el fondo. Esas ondulaciones, por sí solas, nada significarían. Pero situadas detrás del rostro de Van Gogh, le otorgan a la obra una enorme carga de movimiento y exaltación, que de algún modo nos habla de la interioridad del pintor.

Tras identificar lo icónico, entonces, hay que averiguar cómo ha sido modificado por lo plástico, y de qué manera la fuerza expresiva de la obra se transmite a través de ambos.


A modo de ejemplo


Observen cómo analizamos brevemente la pintura “Madre e hijo” de Picasso (1905). Intentaremos dilucidar dónde radica su fuerza expresiva.

Lo primero que hacemos es identificar lo que nos transmite emocionalmente. En este caso es tristeza y desolación. A pesar de que madre e hijo se encuentran muy juntos, los percibimos separados. Es cierto que contribuye al efecto de distanciamiento el hecho de que ambos estén mirando en distintas direcciones. Pero vayamos más allá y veamos qué otros elementos podemos descubrir.


Ejes y centros


Los centros están constituidos por la figura de la madre y la del niño. Un centro secundario es el plato de comida. Hay un predominio de ejes verticales ascendentes, que atraviesan ambas figuras. Es destacable también que el eje vertical que divide a la obra por la mitad, divida también a la madre y al niño, reforzando el distanciamiento entre ambos.



Soporte y equilibrio


El rostro de la madre está ubicado en la zona más liviana del plano básico. Su “peso” allí es bien tolerado gracias a la suavidad de las líneas y a la ausencia de contrastes fuertes en relación al resto del cuadro. La figura del niño, ocupando la zona centro-derecha, equilibra la presencia de la madre.

Los espacios vacíos sobre el niño refuerza su pequeñez y delgadez. El espacio vacío a su derecha contribuye a que su mirada se pierda más allá de los límites de la obra.


Manejo de colores y grados de luminosidad


El cuadro no presenta grandes contrastes de luz y color, otorgándole al cuadro cierto clima de languidez. Es destacable que la ropita del niño sea azul, diferenciándose de los colores que predominan en la obra en general y en su madre en particular.


Forma


Es quizás en este punto donde encontramos más evidentemente las razones por las que percibimos la separación. Observemos la figura del niño: sus brazos cruzados, su pecho y la línea de sus hombros, forman un cuadrado. Las líneas con las que está contorneado son casi rectas. Su cuello está tenso y bien derecho. Ahora observemos la madre. Su manto cae suavemente en líneas redondeadas, sus formas son suaves, su cabeza está ladeada.

Esquemáticamente, mientras el niño es un cuadrado, la madre es un óvalo. Con el contraste de las formas y el manejo de las líneas, Picasso nos muestra que son diferentes, y que por eso están distanciados.


La práctica hace al maestro


Para aprender a mirar hay que empezar por mirar. Con esto queremos decir que identificar todos los ítems que hemos señalado aquí no es una tarea tan fácil de realizar. Las obras de arte necesitan un compromiso por parte del espectador; la verdadera obra artística nos obliga a esforzarnos por dilucidar qué quiere comunicarnos, qué tiene para decirnos.

Por eso, a medida que veas y analices más obras, más habilidad desarrollarás para comprenderlas. Es una cuestión de práctica, paciencia e intuición. Que la disfrutes. 


Recibo tus comentarios:

jueves, 28 de octubre de 2010

Basquiat Jean-Michel. (1960 - 1988)


 


Jean-Michel Basquiat inició actividades artísticas cuando aún era adolescente, y a los 23 años de edad ya era famoso en todo el mundo. Se le consideró de talento excepcionalmente creativo, y a corta edad conoció gran fama convirtiéndose en héroe cultural de artistas más jóvenes. ¿Quién fue Basquiat? Trágicamente, su carrera duró sólo ocho años, pues murió de una sobredosis de droga a los 27 años. viente-siete. Las respuestas están en su vida y obra. Explore esta cronografía para obtener algunas claves. Examine su obra en "Explore the Paintings" (Explore las pinturas). ¿Qué puede llegar a entender de lo que él fue?

1960
Jean-Michel Basquiat nace en BROOKLYN, Nueva York. El padre es contador haitiano. La madre desciende de puertorriqueños.

1965
Jean-Michel empieza a hacer DIBUJOS animados, y el inicio de una vida compulsiva de creación visual. Visita a menudo el Brooklyn Museum y otros museos de arte.

1968
Un accidente automovilístico deja a Jean-Michel en el hospital con un brazo fracturado y lesiones internas. La madre le da un ejemplar de Gray's Anatomy (Anatomía de Grey) para ayudarle a pasar el tiempo. Las láminas médicas del libro dejan una impresión perdurable en su arte.

1977
Junto con su amigo Al Díaz, Jean-Michel crea el personaje de grafito SAMO acrónimo que en inglés indica "Same Old Shit" (la misma mierda de siempre). SAMO© para poner fin al lavado de cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía. SAMO© salva a los idiotas PLUSH SAFE he think SAMO©

1979
Después de irse del hogar, Jean-Michel explora LA MÚSICA Y & EL ARTE Empieza por vender postales y camisetas pintadas a mano, y forma con amigos la banda Gray.

1980-1981
Al combinar elementos de la diáspora africana con su propia simbología, Jean-Michel crea su ESTILO artistico ÚNICO. Tiene el primer programa: una exposición con otros artistas jóvenes, y los críticos de arte neoyorquinos pronto lo descubren.

1982-1983
Ya FAMOSO en el mundo del arte, Jean-Michel expone en Nueva York, California, Europa y Japón. Continúa su ávida y espontánea creación visual, pinturas en lienzo y papel, y objetos que encuentra como refrigeradores, libros y otros cosas.

1983-1984
Jean-Michel se hace amigo de AndyWarhol. Colaboran en varios proyectos que los críticos de arte no reciben bien.

1985- 1987
Jean-Michel VIAJA varias veces a África y tiene una exposición en C&ocircte-d'Ivoire. También expone su obra en Alemania, convirtiéndose a menudo en el artista más joven que expone en galerías principales.

1987-1988
queda angustiado por la muerte de Andy Warhol. Pasa más tiempo en la hacienda que tiene en Maui mientras sigue pintando y exponiendo en Nueva York. Regresa de Maui en julio de 1988 y muere un mes después. LoENTIERRAN en Brooklyn. SALTEAUNAFECHAintro


Esta página contiene un Rápido recíproco del sitio web de Basquiat. Necesita el plug-in 6. Obtener Flash (¡gratis!)
Jean-Michel Basquiat inició actividades artísticas cuando aún era adolescente, y a los 23 años de edad ya era famoso en todo el mundo. Se le consideró de talento excepcionalmente creativo, y a corta edad conoció gran fama convirtiéndose en héroe cultural de artistas más jóvenes. ¿Quién fue Basquiat? Trágicamente, su carrera duró sólo ocho años, pues murió de una sobredosis de droga a los 27 años. viente-siete. Las respuestas están en su vida y obra. Explore esta cronografía para obtener algunas claves. Examine su obra en "Explore the Paintings" (Explore las pinturas). ¿Qué puede llegar a entender de lo que él fue?

1960
Jean-Michel Basquiat nace en BROOKLYN, Nueva York. El padre es contador haitiano. La madre desciende de puertorriqueños.

1965
Jean-Michel empieza a hacer DIBUJOS animados, y el inicio de una vida compulsiva de creación visual. Visita a menudo el Brooklyn Museum y otros museos de arte.

1968
Un accidente automovilístico deja a Jean-Michel en el hospital con un brazo fracturado y lesiones internas. La madre le da un ejemplar de Gray's Anatomy (Anatomía de Grey) para ayudarle a pasar el tiempo. Las láminas médicas del libro dejan una impresión perdurable en su arte.

1977
Junto con su amigo Al Díaz, Jean-Michel crea el personaje de grafito SAMO acrónimo que en inglés indica "Same Old Shit" (la misma mierda de siempre). SAMO© para poner fin al lavado de cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía. SAMO© salva a los idiotas PLUSH SAFE he think SAMO©

1979
Después de irse del hogar, Jean-Michel explora LA MÚSICA Y & EL ARTE Empieza por vender postales y camisetas pintadas a mano, y forma con amigos la banda Gray.

1980-1981
Al combinar elementos de la diáspora africana con su propia simbología, Jean-Michel crea su ESTILO artistico ÚNICO. Tiene el primer programa: una exposición con otros artistas jóvenes, y los críticos de arte neoyorquinos pronto lo descubren.

1982-1983
Ya FAMOSO en el mundo del arte, Jean-Michel expone en Nueva York, California, Europa y Japón. Continúa su ávida y espontánea creación visual, pinturas en lienzo y papel, y objetos que encuentra como refrigeradores, libros y otros cosas.

1983-1984
Jean-Michel se hace amigo de AndyWarhol. Colaboran en varios proyectos que los críticos de arte no reciben bien.

1985- 1987
Jean-Michel VIAJA varias veces a África y tiene una exposición en C&ocircte-d'Ivoire. También expone su obra en Alemania, convirtiéndose a menudo en el artista más joven que expone en galerías principales.

1987-1988
queda angustiado por la muerte de Andy Warhol. Pasa más tiempo en la hacienda que tiene en Maui mientras sigue pintando y exponiendo en Nueva York. Regresa de Maui en julio de 1988 y muere un mes después.
Lo ENTIERRAN en Brooklyn. 

Corona de espinas

lunes, 25 de octubre de 2010

Hazte "amigo" de un árbol

http://www.cuartoderecha.com/category/arte-instalaciones/page/5/


Árbol que tiene agarrado una caja metálica blanca en la que dentro hay un ordenador.


Es mi último ‘amigo’ de Facebook y Twitter. Se llama Talking Tree. Es un proyecto de Happiness Brussels para la revista EOS.
Estación meteorológica en la copa del árbol con placa solar
Es un árbol de 100 años de antigüedad al que le han puesto un ordenador con webcams, micrófono, y una estación meteorológica. De vez en cuando manda mensajes automáticos a Facebook, Twitter, Flickr, Youtube y Souncloud, en los que incluye fotos, vídeos o sonidos. Suelta mensajes como “Hacer la fotosíntesis por la mañana es una buena forma de comenzar el día“.
Si le mando mensajes… ¿crecerá mejor?

Me lo dijeron en el bazar de la esquina, Creative applications.

domingo, 24 de octubre de 2010

Artesanías en hueso del escultor JUAN MIGUEL CABOT

http://juanmiguelcabot.blogspot.com/

JUAN MIGUEL CABOT. 

AQUÍ OS MUESTRO UNA REPRESENTACIÓN DE MI TRABAJO RELACIONADO CON LA TALLA Y PULIDO DEL HUESO.RÉPLICAS ARQUEOLÓGICAS, MATERIAL EXPOSITIVO Y DOCENTE, DECORACIÓN, ANIMALES, COLGANTES, GARGANTILLAS, PENDIENTES, BOTONES, AGUJAS PARA RELOJES ANTIGUOS DE PARED Y CUCOS; TODO ELLO FABRICADOS A MANO EN HUESOS DE ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO ALIMENTARIO.

sábado, 23 de octubre de 2010

PLAN DE EVALUACIÓN desde 4 Oct. al 5 Nov. 2010

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE



Trabajo continuo de la obra pictórica  en el taller, ver si el alumno mantiene relación entre su propuesta plástica  y los materiales usados. 

Actualización periódica del blog


Expresar sucinta y coherentemente lo que desea trasmitir con propuesta plástica. 

Elaborar un proyecto de Instalación con sus obras pictóricas, reportarlo  periódicamente en su blog personal. 

Inclusión de  imágenes con su ficha técnica.

Agregar al blog los cinco (5) descriptores. 

Comentar bibliografía revisada que aporte algo a su investigación.


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Apertura del Blog, manejo de la herramienta . Revisión periódica del trabajo pictórico.

1                    5%

4 al 15
Octubre
2010
Resumen de la Propuesta plástica. Evaluación de la obra pictórica en el taller.

2                  10%



18 – 22
Octubre
2010
Mantenimiento periódico del  blog / inclusión de imágenes  con ficha su técnica. Reflexiones personales.

2                   10%
Agregar al blog los cinco (5) descriptores.
_________________________
Revisar y comentar  bibliografía de su interés 

1                   5% 
________________
2                  10%
25 Oct.

5 Nov.
2010

Arte con huesos.

“Detener la Violencia” Arte con Huesos | Robert Francois



Esta increíble Obra de Arte echa de hueso por Francois Robert muestra la iconografía de armas y la religión, las herramientas utilizadas en la guerra y los temas comunes que dividen a los enemigos. Robert creo esta obra de arte de huesos, titulado “Detener la violencia”, utiliza los huesos humanos para recrear las pistolas, granadas, cuchillos y tanques, así como los símbolos de las religiones occidentales. Las imágenes son impresionantes, el hueso blanco sobre un fondo negro con un detalle sorprendente. Las costillas, manos, hombros y las vértebras se alinean para crear unas imágenes que son inequívocamente familiar.

El Interesante arte de paredes con grapas

Baptiste Debombourg



Estas escenas de arte en pared pertenecen al artista Baptiste Debombourg que los creó al reunir no menos de 35000 grapas. Inspirado en la mitología y el arte renacentista, estos inusuales “pinturas” significaba mucho tiempo y esfuerzo. Para ser más exactos, 75 horas de trabajo minucioso. Se necesita mucha paciencia y sentido estético para crear estos patrones, pero el resultado final vale la pena la lucha. Este tipo de proyectos de arte se podrían ajustar perfectamente en las paredes de una en casa, pero necesitas un montón de espacio para tener una visión general y no notar las grapas.

domingo, 17 de octubre de 2010

Guia para la combinación de algunos colores

http://www.deseoaprender.com/EstudioColores/PagEstColores.htm

Curso de pintura

Estudio de los colores en pintura: una perfecta guía para conocerlo

Estudio de los azules, amarillos, tierras, rojos y verdes, además del blanco y negro.


En este ambicioso curso sobre el estudio de los colores voy a dar una serie de consejos para que todo aquel que tenga el deseo de aprender a pintar, pueda tener aquí una guía valiosa sobre el comportamiento de aquellos colores que considero imprescindibles en la paleta:



 - Ya deberíamos saber que en teoría, con los tres colores primarios se debería poder conseguir cualquier color existente en la naturaleza; mas esto no es del todo así, ya que según el amarillo, el azul y el rojo que elijamos habrá un cambio total en las mezclas, e incluso intervienen los componentes químicos que contiene cada color.
Es por eso que recomiendo estos 12 colores (más el blanco y el negro) que como habreis observado no son más que variaciones de las familias de los amarillos, azules y rojos.
  - De todas formas debo decir --y no me cansaré de repetirlo--, que la pintura no se podrá aprender jamás memorizando lo que se lee, nada más lejos de la realidad: si quieres llegar a pintar no tendrás más remedio que llevar a la práctica los consejos que recibas, combinando colores y viendo el comportamiento de dichas combinaciones, viendo los diferentes matices que adquirirá un mismo color, etc...
  - Veamos pues cada color por separado, haciendo un estudio pormenorizado:

 ** BLANCO DE TITANIO
   Decir antes de nada que en pintura al óleo existen tres clases de BLANCO: el de plata, el de cinz y el de titanio.
  *Blanco de plata: es más opaco, tiene más cubriente y seca más rápido; nos permitirá pintar de una manera más texturizada pero tiene la desventaja de provocar en algunas circunstancias, agrietamientos o cuarteamiento.
  *Blanco de cinz: es el más transparente y fluido de los tres, pero tiene un secado muy lento que podría influir en la ejecución de una obra.
  *Blanco de titanio: tiene una composición intermedia, que le hace ser más usado que los anteriores.
  El blanco es muy usado en cualquier tipo de pintura opaca como el óleo o la témpera pues interviene en una gran parte de las mezclas, es por ello que los tubos que nos venden en cualquier comercio, son de un tamaño mucho mayor que cualquier otro color.


 ** AMARILLO CADMIO LIMÓN  
  Es el color más claro del grupo de los amarillos, siendo además el AMARILLO BÁSICO PRIMARIO y con una calidad fría, teniendo además una ligera tendencia verdosa.
  -Hay que tener en cuenta que es un color opaco que restará transparencia en las mezclas y además tiene un secado bastante lento.
  -Al mezclarlo con blanco (para aclararlo) presentará unos tonos muy limitados y bastante apagados.
  -Si mezclamos este amarillo con blanco, ocre y rojo podremos obtener una gama muy extensa y bonita de COLORES CARNE.
  -Mezclado con los rojos, obtendremos unos naranjas brillantes pero habrá que tener muy controlada la adición del rojo porque es muy fácil pasarse; debemos tener en cuenta que un naranja llevará siempre mucho amarillo y una ínfima parte de rojo.
  -Con los azules, el amarillo limón conseguirá una espléndida y luminosa variedad de verdes (claros, brillantes...).
  

TENER MUY EN CUENTA QUE:
  *Al mezclar amarillo (sea limón o de cadmio) con los azules cobalto y ultramar, los verdes resultantes serán "agrisados" por ser los azules en cierto modo complementarios de los amarillos y siguiendo por tanto la norma de que "dos complementarios, al mezclarse entre sí darán negro".
  *Como consecuencia de lo anterior, los verdes más auténticos se conseguirán con el amarillo limón mezclado con el azul de Prusia, y con el verde esmeralda.

-
 ** AMARILLO CADMIO MEDIO  
  Si lo comparamos con el limón, es más oscuro y con un matiz claramente anaranjado; se trata de un color bastante opaco y estable a la luz.
  -Para aclararlo deberíamos usar el amarillo limón y el blanco.
  -Por su propia naturaleza conferirá un matiz cálido a todas las mezclas --una tendencia anaranjada--.
  -Si lo mezclamos con rojos restará brillantez a los naranjas obtenidos, especialmente al ser mezclado con carmín de garanza.
  -En las mezclas con azules y con verde esmeralda, comprobaremos que los verdes que obtengamos son mas "parduscos" que con amarillo limón.
  TENER MUY EN CUENTA:
  *Para "iluminar" usaremos amarillo limón, y para "oscurecer, dorar" el cadmio medio.
  *Para lograr verdes claros, brillantes, deberemos usar el limón, mientras que para poder obtener "verdes dorados, vejiga" recurriremos al cadmio medio.



 ** OCRE AMARILLO  
  Este color aunque pertenece al grupo de los amarillos, es un color de tierra.
  -Se trata de un color "quebrado" que podríamos obtener a base de mucho amarillo, un poco de carmín y casi nada de azul.
  -Es más oscuro que los dos amarillos estudiados y con tendencia claramente dorada.
  -Color muy opaco y bastante estable a la luz.Lo podemos aclarar con cualquiera de los amarillos y blanco.
  -Como color quebrado que es tendrá tendencia a ensuciar los colores en las mezclas, pero así y todo es indispensable usarlo para poder armonizar el entorno.
  -Al mezclarlo con rojo o carmín obtendremos una gama de tierras y sienas que serán de suma importancia en cualquier paleta.
  -Con verde esmeralda y azul de Prusia se obtienen verdes "parduscos" pero luminosos, y como debeis suponer con azul cobalto y ultramar los verdes serán pardos y agrisados.

-
 ** TIERRA SIENA TOSTADA  
  Se trata de un color rojo de tierra, y lo calificamos de "quebrado" al que podremos recomponer con amarillo limón y carmín de garanza mezclados casi a partes iguales y muy poquito de azul de Prusia.
  -Deduciremos de lo anterior que en cualquier mezcla en que intervenga, aportará su parte de amarillo, de carmín y de azul y en consecuencia los colores obtenidos deberán ser necesariamente también "quebrados".
  -Tiende al ennegrecimiento, asi que será necesario usarlo en pequeña cantidad y casi siempre en mezclas.
  -Lo podremos aclarar con amarillos, ocre y blanco.
  -Si le añadimos blanco con cuidado obtendremos bonitos colores salmón.
  -También obtendremos una gran riqueza de grises al meclarlo con verde esmeralda y con azules.
  -Al mezclarlo con verde esmeralda (su complementario) dará un "casi negro" muy adecuado para grandes zonas oscuras de vegetación.
  

TENER MUY EN CUENTA:
  *Se pueden obtener grises en una gama muy amplia al mezclarlo con azules y añadiendo algo de blanco, grises que serán necesarios para pintar sombras en aquellas zonas que no sean completamente negras.

-
 ** TIERRA SOMBRA TOSTADA  
  Como sabemos se trata de un color de tierra, de los más oscuros, y como ya imaginais se tratará de un color quebrado que podríamos obtener a base de mucho carmín, menos amarillo y un poco de azul.
  -Lo podemos aclarar a base de amarillos, el ocre, el rojo y el blanco.
  -Es muy transparente y tiende al ennegrecimiento, así que deberíamos usarlo en muy pequeñas cantidades.
  -Seca muy rápido y no sería prudente usarlo en capas gruesas
  TENER MUY EN CUENTA:
  *Al mezclarlo con blanco dá un gris tostado muy particular que deberías estudiar.
  *Con amarillo y blanco dará unos particulares verdes oliva amarillentos muy útiles.
  *No deberá faltar en la paleta, por cuanto es imprescindible para obtener "negros", y para romper estridencias, siendo el color fabricante de grises por excelencia.
  *Pero OJO porque usado en forma inexperta puede ser un peligro debido a su poder de agrisarlo todo, pero una vez nos familiaricemos con él será imprescindible.
  *Podremos componer con él un NEGRO PERFECTO a base de esta combinación:
      Tierra sombra tostada + carmín + azul de Prusia  (NEGRO al que además le podremos dar una un otra tendencia azulada o morada, sin más que cambiar las cantidades).


 ** ROJO DE CADMIO  
  Es un color semitransparente y bastante estable a la luz, y es más claro que el carmín de garanza.-Se puede aclarar con amarillos y blanco.
  -Es el color más adecuado cuando queramos representar un rojo claro.
  -Es muy característico el rosa que obtendremos cuando lo rebajemos con blanco.
  -Con él podremos obtener unos bonitos "rojos teja" mezclándolo con los tierra, ocre y siena, y dará unos perfectos naranjas al mezclarlo con los amarillos.
   

TENER EN CUENTA:
  *En sus mezclas con verdes y azules, el resultado es muy importante para "ennegrecer".
  *Se obtendrán violetas y morados en sus mezclas con azules, pero tienen tendencia a ser menos limpios que con carmín de garanza.

-
 ** CARMÍN DE GARANZA  
  El carmín de garanza puede considerarse uno de los colores primarios (básicos), y es un rojo con tendencia azulada, muy transparente y estable a la luz.
  Lo podremos aclarar con amarillos, rojo de cadmio y blanco.Es el más adecuado para representar el rojo oscuro.
  Si lo mezclamos con mucho blanco, produce un rosa muy característico limpio y muy luminoso.
  Si lo mezclamos con los amarillos dará rojos algo anaranjados, más con el de cadmio.
  No deberá faltar en cualquier paleta, como primario que es y por tanto generador de secundarios, terciarios...
  Mezclado con amarillos y algo de blanco, producirá una variada gama de "colores carne", cremas y anaranjados.
  

TENER EN CUENTA:
  *Se pueden obtener con él "negros profundos" al mezclarlo con tierra sombra tostada y con verde esmeralda, negros que podremos influenciar dándole una tendencia al carmín, al verde o al pardo sin más que variar las proporciones en las mezclas.
  *Los morados y violetas (en su mezcla con azules y un mínimo de blanco)serán más limpios que con el rojo de cadmio, y serán adecuados para pintar sombras transparentes.
  **Mezclando con azul de Prusia obtendremos un violeta "casi negro", causa sin duda de la ley de complementarios (pues el Prusia tiene algo de verde y éste es complementario del carmín).

 ** VERDE PERMANENTE  
  Se le puede definir como un verde claro y luminoso con una tendencia menos azulada que el verde esmeralda.-Color semiopaco con buena resistencia a la luz.
  -Lo aclararemos con amarillos, ocre y blanco; al mezclarlo con mucho blanco nos dará un bonito tono verde pastel bastante limpio y vivo.
  -Al tener algo de tendencia cálida, es generador de verdes amarillos calientes al mezclarlo con ellos.
  -Con ambos rojos generará colores oscuros debido como sabemos a su grado de complementariedad.
  -En todas las mezclas con tierras rojizos, se producirán tierras más tostados.
  -Y con los azules obtendremos "verde-azules" muy oscuros, sobre todo con el Prusia.

-
 ** VERDE ESMERALDA  
  Es un verde de tendencia azulada que podremos calificar como "terciario", un verde muy frio y muy transparente.-Podremos comprobar su tendencia azulada al mezclarlo con el blanco.
  -Con amarillo limón obtendremos un verde limpio y frío mientras que con el cadmio su tendencia será más cálida.
  -Si lo mezclamos con ocre, obtendremos un verde oliva, y con siena tostada el verde será muy oscuro.
  -Servirá para oscurecer los rojos, hasta el punto de obtener un negro si queremos.
  -Obtendremos un precioso verde al mezclarlo con azul cobalto, mientras que con los otros azules, resultarán verdes oscuros, especialmente con Prusia (también con ultramar).
  

TENER EN CUENTA:
  *Es imprescindible en la paleta, tan necesario como cualquiera de los primarios.
  *Obtendremos un verde pálido pero con una gran calidad lumínica si mezclamos verde con blanco y al resultado le añadimos amarillo limón.
  *Y podremos obtener cualquier verde imaginable al mezclarlo con azules y blanco en la proporción correcta, añadiendo al resultado uno de los amarillos.
  *Es el color ideal para participar en las sombras, tanto claras como oscuras, para hacerlas más transparentes.
  *En teoría podría ser el único verde en la paleta, ya que con él podríamos obtener todos los verdes posibles.Claro que para ello hay que dominar la paleta.




 ** AZUL ULTRAMAR  
  Lo podremos incorporar al grupo de los terciarios; es un azul violáceo con tendencia acarminada, bastante transparente y resistente a la luz.
  -Es ideal para representar el azul oscuro del cielo, por su tendencia violácea.
  -Si lo mezclamos con bastante blanco se obtiene un azul claro caliente y acarminado.
  -Fácilmente se deduce que será ideal para pintar sombras opacas, oscuras.


 ** AZUL COBALTO  
  Es el auténtico azul, un azul neutro con tendencia más fría que el ultramar y más cálida que el Prusia.Con mucho blanco obtendremos un azul muy luminoso.
  -Sirve para aclarar los otros azules y su potencia de tinte es menos que los otros.
  -Con siena y sombra produce unos colores tierra y vino de gran interés.
  -Ideal para intervenir en cualquier sombra por su tendencia neutra, haciéndolas luminosas y transparentes.
  -Oscurece los rojos, especialmente el garanza.


 ** AZUL DE PRUSIA  
  Es un azul frío con una clara tendencia verdosa, de gran transparencia pero sensible a la luz, lo que le hace tender a la decoloración.
  -Es muy potente en tinción, por lo que hay que tener mucho cuidado en su uso y hacer siempre pruebas aparte porque con facilidad estropearemos una mezcla en cuanto nos pasemos lo más mínimo con él, ya no habrá vuelta atrás.
  -Es muy característico el azul obtenido en su mezcla con blanco.
  -Obtendremos verdes oscuros pero limpios con los amarillos.-Y a medida que añadamos ocre, sienas o sombras el verde será cada vez más profundo pero siempre limpios.
  -Y con los rojos obtendremos unos pseudonegros interesantes.
  -Podremos decir sin duda que aunque es capaz de invadir cualquier otro color, si lo usamos en su medida justa nos procurará muchas satisfacciones por generar unos matices muy transparentes siempre.En definitiva: nunca abusar de él.


 ** NEGRO  
  Y llegamos al negro, el tan debatido color ¿usarlo?, ¿no usarlo?, he de decir que yo hace tiempo que lo desterré de mi paleta y como mucho he llegado a usar como sustituto el Gris de Payne, un gris oscuro a veces muy válido.
  -Pero es que la cosa para mí está muy clara: ¿para que usar el negro si podremos nosotros fabricarnos "nuestro negro" para cada ocasión?.
  Vereis:
  *1/ tierra sombra tostada + carmin garanza+verde esmeralda=NEGRO,
  *2/ tierra sombra tostada + carmin garanza+azul de Prusia=NEGRO,
  *3/ tierra sombra tostada + azules,
  *4/ tierra siena tostada + verdes,
  *5/ verde esmeralda + rojos,etc...
  -Todas estas mezclas nos producirán unos negros limpios y óptimos para cada ocasión, por ejemplo la oscuridad verde de un árbol frondoso, ¿como vamos a crearla con verde más negro?, sería un desastre; lo suyo sería un verde esmeralda con siena tostada, e incluso sombra tostada, e incluso(más oscuro aún) con carmin de garanza y tendríamos un verde oscuro creíble y acorde con el entorno.
  

Tened siempre en cuenta que en la naturaleza no encontraremos nunca el negro-negro, sino que serán "negros" influenciados por el entorno; se tratará por tanto de ver que tipo de negro necesitamos en cada ocasión, y crarnoslo a nuestra medida. Es fácil, solo hay que saber "ver".

Termino

Saturación del color
Se dice que un color está saturado cuando, al agregarle negro o blanco, llega a su límite tonal máximo, pero sin traspasar la frontera que lo transformaría en otro color o simplemente en negro o blanco.
http://www.portaldearte.cl/terminos/saturaci.htm

Otras paginas interesantes sobre armonía y gama de colores:
http://www.deseoaprender.com/GamasCromaticas/Lecc1GamaArmonia.htm
http://www.deseoaprender.com/GamasCromaticas/Leccion2Gamas.htm

lunes, 11 de octubre de 2010

Te regalo mis dibujos de amarillos bocetos que no se terminar.

http://www.facebook.com/?ref=home#!/notes/antonio-evies/testamento-del-alma/445408464762

 

TESTAMENTO DEL ALMA

de Antonio Evies, el El Lunes, 11 de octubre de 2010 a las 16:49
Se puede llegar al alma, desde cualquier camino,
parado en los umbrales del sueño te veo lejana, paloma blanca de
heridas alas, jamás me preguntes de donde vengo ni para donde voy.
No busques en mis palabras, extraños sortilegios que no he inventado aun.
Estoy presente en la distancia del viento,
En el agua cristalina de límpidos rios.
Estoy tatuado en las pequeñas cosas que quedan por hacer.
Te envió mis palabras que van quedando dispersas en los momentos sublimes
de verte sonreír.
Te regalo mis dibujos de amarillos bocetos que no se terminar,
Te dejo mis ciudades que profanan mis horas de triste despertar,
Te presto mi silencio de lejano juglar, te doy todos mis sueños que
quedan por vivir.
No restañare tus heridas que están sanando ya,
Quizás no vuele contigo y me quede entre caminos, montañas de distantes verdes,
que en lejanas mañanas vas mirando nacer, caminos culebreantes, que se quedan
prendidos en tus pupilas grises de hermoso atardecer.
Yo seguiré viajando en colores urdidos con hilos de esperanza que  en mis ratos
de alegría convierto en soledad.
No busques aquí en mi alma de niño campesino, acá no tengo nada que pudiese ocultar,
Tampoco en ti yo busco pequeños privilegios que en tus horas de alegría me puedas regalar,
Vine a darte mi tiempo, minutos de mi alma, mi silencio en umbral,
son simplemente palabras que mis horas de hastío te vienen a busca.

ANTONIO EVIES  11//10/10

domingo, 10 de octubre de 2010

DRAGÓN VOLADOR

                                                                                                
                                                                                                            Zulay Castañeda
                                                                                                              Dragón volador
                                                                                                       Gráfica/ Oleo/ papel.


                                                                                                                      Xilografía